大家好啊!!!年年又回来跟大家探讨有关摄影的点点滴滴啦!(希望这一次的西红柿和鸡蛋扔过来的少一点,这些食材不拿去做菜怪可惜的...)
好了,废话不多说,我们马上进入今天的摄影干货正题
一、对焦原理与焦距
1:
对焦与景深
/ Focus and depth of field /
上一期说完了曝光,我们这次来看看一些原理性的内容。
首先是对焦,这与我们物理学过的内容类似。通过相机的对焦机构改变物距和相距,使被拍物成像清晰的过程就是对焦。
但是在实际操作的过程中我们会发现,在对焦后,有一部分成像是清晰的,而有一部分成像是模糊的,这是因为......你镜头不干净(并不)。
因为对焦后,成像在一个范围内是相对清晰的,出了这个范围就越来越模糊的。这个范围就是景深。景深(DOF)是指照片中在对焦平面前后画面清晰的部分。但这并不是一个突变的过程,即没有一个界面区分清晰与不清晰。我们只能说,在景深范围内的相,我们“认为”它是清晰的。
大景深意味着成像清晰的范围大,小景深意味着成像清晰的范围小。
那么又是什么决定了景深的大小呢?
可能很多同学都听说过“大光圈对应小景深,小光圈对应大景深”这句话。景深的影响因素之一就是光圈。在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。当弥散圆直径超过我们人眼的分辨能力后,在我们的脑海中这部分相变模糊了,也就是我们经常说的“虚化”。
上图中我们可以看出,在小光圈下,光线经折射后角度是比大光圈小的,那么景深变大,清晰得范围也就变大了。
总结一下就是,大光圈得到小景深,小光圈得到大景深。这里要特别注意的是,光圈数值越小,光圈越大。比如f/2.8光圈比f/9光圈要大。(请各学霸回忆数学高考)
2:
焦距与镜头
/ Focal length and lens /
其次是焦距。在相机中,焦距指从镜片中心到成像平面的距离。可以简单的理解为,焦距越小,图像物与物之间的距离感觉越远,变形越严重;焦距越大,我们拍到的物与物之间的距离感觉越近,显得越“平”。
根据不同的焦距即拍摄时的视角不同,镜头一般可以分为广角镜头、标准镜头、长焦镜头三种。
广角镜头的焦距小于35mm,顾名思义就是其摄影视角比较广,适用于拍摄距离近且范围大的景物,有时用来刻意突出前景,强化远近感以及透视。
△来自Thomas看看世界
标准镜头的焦距介于35mm和60mm之间,通过它观察到的图像与我们平时所见的景物基本相同。
△布列松
长焦镜头的焦距大于60mm,适于拍摄远距离景物。
△图片来自于海童
要注意的是,虽然人们根据焦距不同把镜头分为几类,但是焦距本身的分类没有必要限定的非常严格。因为焦距是过渡的,不是突变的。我们会说大体的焦段,而不是一个确定的焦距。
3:
白平衡
/ White balance /
最后要说的就是白平衡。大家是否有这样的体验呢?阳光下拍摄建筑的阴影部分,颜色会偏蓝,这就是当时的光线无法将物体本来的色彩反映出来。
为了解决这个问题,就得用到白平衡去矫正颜色,简单来说,就是色彩的还原。具体的调整方法,我们后面的教程再讲。
推荐大家的图像格式使用“JPEG精细+RAW”(相机内可以调整),在这种情况下,不需要拍几张照片就调整白平衡,将它设置为自动或者固定某一个值,后期基本都可以进行二次调整,省去了很多麻烦。
当然,当你只拍摄JPEG格式的照片时,就在拍摄前根据当天的天气设置好白平衡。
二、用光与构图
说完了硬件部分,我们来看看前期软件方面需要有哪些准备。
1:
用 光
/ Lighting /
首先我们就来看看应该如何用光。光大概可以分为五种:顺光、侧光、逆光、顶光、底光。
顺光让物体显得平,但色彩会更艳丽。
侧光更能表现出物体的材质,塑造更强的立体感。
逆光强调物体的结构与线条,一般在物体的形好看的时候使用。
而顶光更能营造出神秘的氛围。
至于底光,它可以用来吓人。
光的分类和焦距一样,不是一成不变的,没有一种光一定能适应某个场景。因此光位没有固定的说法,只有在实践中不断摸索才能找到合适的用光方法。
2:
构 图
/ Composition /
要想拍出一张完美的照片,只会用光是远远不够的,构图也是很重要的一部分。
构图是什么意思呢?简单地说就是选择元素对画面进行构成。
如果你只求拍出来的照片“漂亮”,那么只要记住“抓住中心,次要元素辅助主要元素,砍掉与主题无关的东西”就够了。一般来说,一张有主题的片子,画面整洁有逻辑,都是蛮好看的。
比如上面这幅作品,主要元素便是银河,画面中占据面积最大,也是第一眼看到的景物。次要元素便是人、山、远处的太阳等,它们都是作为背景而存在的,主要为了烘托画面的氛围。作者在取景的时候,有选择的避开电线杆等对于画面没有意义的东西,这便是“砍掉与主题无关的东西”。
如果你还想更深入一些,我们可以运用哪些工具来辅助构图呢?线条、影调、色相、饱和度等等都是常用的工具。我们可以通过调整这些工具来丰富我们的画面。
除此之外,三分法、S形分割、利用对角线等等的方法对于初学者都是非常容易上手的。
先学会一些基本的构图技巧,然后再去琢磨其他复杂的原理。
当你对基本技法熟练之后,更重要的,就是去思考构图的本质是什么。
下面我们来做一个练习。将右边的元素放入正方形中,力求构图“均衡”。
首先我们要知道“均衡”不是单指某一个物本身,而是指各种元素间的关系。因此在考虑构图“均衡”时,应该从元素间的关系入手。
总的来说,初级的构图就是综合考虑各元素之间的关系,使照片达到“均衡”。均衡是逻辑的体现。逻辑有层次,条理清楚,是一张好作品的基本要素。
三、审美的反思
上面讲的大都是一些方法技巧类的东西,摄影作为一门艺术必然缺少不了感性的认知。
若要问美是什么呢?一千个人心中有一千个哈姆雷特,美的形式千千万万,每个人的审美都是不一样的,但又是在一个范围之内的。我们要先学会“审丑”,才能审美。
你说艺术就一定是美的吗?不一定。当代美术更多是以观念、逻辑而自居的。她的画面可能不美,甚至会让你难受、感到恶心。但她的美在于作品的形成逻辑,在于作者本身的思想,这是另一种“美”的体现。
我们只有不断地拷问、不断地怀疑,才能找到自己的美学观念。在这个过程中,你会受到质疑,但一定要坚持自己。
最后,留三个问题给大家思考。
摄影要不要后期处理?
如何评价照片?
怎么看待器材决定论?
作者 / 年年